Buscar por nombre del Músico en nuestra base de datos

.

.
.

20081231

CiCi (Celestine Duke)




CiCi’s (04 de diciembre de 1952), powerful and stunning singing has earned her the title of “First Lady of Jazz” by the Barbados Advocate, a leading newspaper on the island. The list of celebrities who have attended CiCi’s captivating performances includes luminaries such as the late jazz legend Sarah Vaughan and prototypical rocker Mick Jagger.This sultry and soulful singer has performed at the finest venues in Barbados where she’d been enchanting audiences for over 20 years. She has recently won a Cornerstone Award at the Barbados Music Awards, and had previously earned a Music Service Award from the Barbados Tourism Authority in 2004 for her contribution to music on the island.Prior to her recent move to Canada, she performed regularly at the prestigious Sandy Lane Resort with her own jazz band, and she had joined the venerable VSOP Dixieland Jazz Band for a weekly headliner at the Waterfront Café in what had become for many years an island institution for locals and repeat tourists alike.CiCi has also garnered international attention during performances in St. Vincent, St. Lucia, Mustique, Great Britain, and the USA.Serious jazz aficionados will recognize the names of jazz greats CiCi has accompanied, including notables such as the late Ernie Small, Ebe Gilkes, Mike Sealy, Vere Gibson, Nicholas Brancker, Cecil Bascombe and Andre Woodvine.



Actual Jazz (2008 - 2020)

Bienvenidos al blog de "Actual Jazz 2020", un espacio donde puedes encontrar novedades e información sobre la música del Jazz.
Espero disfrutes del material que comparto en este sitio web. ¡Gracias!



Akira Jimbo (drums)


Akira Jimbo, también llamado Akira Jinbo (神保 彰, Jinbo Akira?, nacido el 27 de febrero, 1959 en Tokio, Japón) es un japonés freelancer jazz fusion baterista que es famoso por su independencia musical con la batería y por la fusión con baterías electrónicas y acústicas. Dejando a un lado su trabajo en solitario él es además el baterista en la banda Japonesa de jazz fusión Casiopea y también ha participado en varios proyectos con otros músicos como Keiko Matsui, Shambara, y el bajista Brian Bromberg.Es un músico con una notable habilidad técnica y energía, Akira Jimbo se ha convertido en los últimos años en el primer batería japonés que logra una gran fama mundial en los circuitos de clinics. Su asombrosa capacidad ambidiestra y dominio tanto de los sonidos acústicos como electrónicos proporciona siempre unas espectaculares demos.
Akira se hace famoso con el grupo japonés de jazz-fusion Casiopea. Casiopea se formó en 1979 por el guitarrista Issei Noro, el teclista Minoru Mukaiya, el bajista Tetsuo Sakurai y el baterista Takashi Sasaki. El grupo sacó su primer disco en mayo de 1979, una mezcla de jazz y funk con gran energía potenciada por la sección de metales de las estrellas americanas Michael y Randy Brecker y David Sanborn. Akira se incorporó al grupo en 1980, coincidiendo con la aparición el tercer disco, el primero de varios en directo. Akira continuó en el grupo hasta el fin de la década, tiempo durante el cual realizaron tres giras mundiales, apareciendo en Europa por primera vez en 1983.
Los logros de Akira han sido notables desde que empezó a tocar la batería a los 17 años, inspirada por Steve Gadd. Estudió en la Keio University de Tokio y tocó la batería en grandes grupos. Con Casiopea pudo desarrollar ambos talentos, como batería y compositor, en más de una docena de discos. En 1989, Akira y su compañero y brillante bajista Tetsuo Sakurai, abandonan la formación durante varios años. En el año 1996 Akira regresa a Casiopea, trabajando a tiempo parcial, grabando más discos y contribuyendo de nuevo en alguna de las composiciones.
Al dejar Casiopea en 1989, Akira formó el grupo Jimsaku, tocando con Keiko Matsui, Shambara y muchos otros. Durante los años Akira realiza varios discos como solista incluyendo Cotton (1986), Palette (1991), Slow Boat (1992), y Lime Pie (1994). También hizo varios vídeos didácticos titulados Metamorphosis (1992), Pulse (1995), Independence (1998) y Evolution (1999).

20081230

Woody Allen - New Orleans Jazz Band


Woody Allen y la New Orleans Jazz Band protagonizaron el día 29 de Diciembre de 2009, en el teatro Calderón de Valladolid, el primero de los conciertos que ofrecerán en la gira programada por España y en la que visitarán ciudades como Granada, Murcia, Palma de Mallorca y Pamplona, entre otras.
Hasta el teatro Calderón, lleno para disfrutar de la música de la banda en la que Allen, quien previamente recibió la Espiga de Honor de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) toca el clarinete, se acercaron distintas personas del mundo de la política, la cultura y la economía de Valladolid empezando por la Corporación Municipal, encabezada por el alcalde de la ciudad, Javier León de la Riva.


En el escenario y acompañados por una tenue luz, la banda comenzó el concierto minutos después de las 20.30 horas con sus tradicionales sonidos de jazz a los que, según señaló Allen en una intervención ante el público tras la segunda canción, se sumarían temas de estilos vinculados a desfiles o piezas populares con el fin de que el público disfrutara, para lo que lo harían "lo mejor posible".
Interrumpidos en varias ocasiones por los aplausos del público, que se entregó a la interpretación, la banda ofreció una hora y media de concierto en la que los músicos pusieron de manifiesto su complicidad y una casi improvisada manera de interpretar la música y en el que el cineasta de Nueva York, ubicado en primera fila, hizo gala de su tradicional movimiento de pierna durante la interpretación.
Dirigida por Eddy Davis, Woody Allen and his New Orleans Jazz Band nació en 1970 y, "aclamada por la crítica", toca los lunes por la noche en el conocido hotel Carlyle de Nueva York y, hasta hace poco, en el pub Michaels y su última visita a Castilla y León tuvo lugar en 2003 en Salamanca.
La banda, que inició ayer en Valladolid su tercera gira por España, está formada por Eddy Davis, intérprete de banjo; el pianista Conal Fowkes; el cantante y batería John Gill; Simon Wettenhall, trompetista y protagonista de algunos solos de voz y Gregory Cohen, contrabajo; Jerry Zigmont al trombón así como Allen, quien toca el clarinete en algunas de las piezas de su repertorio.


Se hace referencia al artículo publicado en : http://www.europapress.es/

Miriam Chemmoss


The trade routes that link the East-Coast of Africa to the Arabian Peninsula and to Europe represent a cross-fertilization of cultures and a metaphor for the multi-faceted singer and songwriter, Miriam Chemmoss. Miriam was raised in a potent brew of East-African, Middle-Eastern, and European cultures. She spent her formative years between Kenya, Tanzania, Europe and now the US where she came to college in the late 90's. Miriam received classical training in music, and performed at solo and choral competitions as a youth; helping her develop into the disciplined artist she is today. In 2004, Miriam moved to New York City where she would develop her performance skills more as a member of “the Marvalletes Revue” under the direction of original Marvallete, Pam Darden, in a revival of the famous Motown girl group. A year later, she joined the legendary “Soukous Stars” band; experts at Congolese Rumba (Zaiko) (And winners of the 2004 International Reggae and World Music Awards). She carved out a role among the male veterans as the sole female voice on both harmony and lead vocals. In late 2006, she recorded her first commercial single “RUDI”. A Swahili love anthem which literally means, “come back”, “RUDI” is an enchanting classic and has been on top of the charts and countdowns of several radio stations in urban markets all over the world: BBC Radio(UK), SARFM (New York), VOICE OF AMERICA (Washington, DC), Hot 96 FM, KISS FM, CAPITOL FM (KENYA), SANYU FM (Uganda), GHANA CHOICE FM, amongst others. Her vibrant presence and star quality is evident on the video of the international hit “RUDI”. The video has been in rotation on MTV Base, EATV as well as many local and international TV stations since early 2007. As a result of the buzz from her single release; Miriam has been featured in several publications in the US and overseas. She has been called "The Queen of African Urban Music"- (Vibe Magazine, Sept 2007) and has received great reviews for her work from many other publications. When asked where she gets her inspiration, Miriam mentions her own life experiences as well as African singers as her namesake Miriam Makeba, Sade, Tshala Mwana, Angelique Kidjo, Brenda Fassie amongst other influences. As a performer, Miriam brings an eccentric and sultry stage presence. Her music beautifully blends; Afro-funk, Reggae, R&B, Hip-Hop, Soul, Rumba and Zouk- giving her a wide musical audience. Her self-expression as well as her rich cultural background is a breath of fresh air, much needed in the evolving music industry of today. Miriam Chemmoss is currently hitting the road, sharing her music and supporting a range of causes she is passionate about; such as the plight of AIDS orphans in AFRICA, Quality EDUCATION, PEACE and HOPE for those affected by war and other disasters. When she is not performing she is in the studio completing her debut album.

Freddie Hubbard


Freddie Hubbard, (Indianápolis 1938) nació en el seno de una familia de músicos. Practicó el melófono en la "John Hope Junior High School", pero apenas un año después cambio a la trompeta, compatibilizando ese instrumento con el corno francés. En aquella época, trabajo con el grupo "The Contemporaries" y con la banda de los hermanos Montgomery -Wes a la guitarra, Buddy al vibráfono y Monk al bajo eléctrico).
En 1958 se traslado a New York y superada la primera impresión de su visita a la Gran Manzana, tocó en el "Turbo Village" primero con el saxofonista Joe Cameron y después con su propio grupo. En 1959 viajo a San Francisco como miembro de la banda de Sonny Rollins con la que estuvo dos escasos meses. En 1660 estuvo con el octeto de Slide Hampton y el sexteto del trombonista J.J. Johnson y ya entonces era un asiduo de los famosos lunes del "Birdland". Ese mismo año debutó como líder de session grabando para "Blue Note" un álbum de cinco estrellas titulado "Open Sesame" un disco que le permitió franquear la entrada al Olimpo de los grandes de la trompeta y solo con 21 años.
Ese maravilloso debut discográfico le permitió grabar en 1961 con el maestro del saxo tenor Dexter Gordon (Doin't Alright-Blue Note) con Oliver Nelson en otra obra maestra (The Blues and the Abstract Truth-Impulse!) con Quincy Jones (The Quintessence-Impulse) y con el saxo alto, Jackie McLean (Bluesnik-Blue Note) entre otros grandes músicos. Sustituyó a Lee Morgan en los "Jazz Messengers" de Art Blakey permaneciendo tres años en el grupo del maestro de la batería y en algunos círculos jazzisticos de New York, se le empezaba a llamar el "nuevo Miles Davis". En 1966 firma para el sello Atlantic donde dejó un magnifico disco titulado "Baclash" y en 1976 ficha por el sello del productor Cred Taylor "CTI" donde deja algunos títulos magníficos , entre ellos, "Red Clay" un disco que además de lanzar a la popularidad a Freddie Hubbard como a ningún otro músico de jazz, fue una grabación con la que muchos músicos de jazz han crecido influenciados.



Freddie Hubbard, el músico de Jazz ganador del Grammy cuyo estilo influyó en toda una generación de trompetistas y que colaboró con músicos legendarios de la talla de Ornette Coleman, John Coltrane y Sonny Rollins, falleció el lunes 29 de dicembre de 2008, a los 70 años.

Hubbard murió en el Hospital Sherman Oaks de Los Angeles, informó su representante, y también trompetista David Weiss, del New Jazz Composers Octet. Hubbard estaba hospitalizado desde que sufrió un infarto al corazón.

Marco Fumo



Marco FumoPianista - (Americana / Clásica / Jazz)

20081227

Jules Day


Jules Day is creating quite a buzz as she bursts onto the L.A. jazz scene with a voice and stage presence that belie her 22 years of age. Jules’s young jazz career has experienced a meteoric rise with regular appearances at Southern California’s top jazz venues including Hollywood’s Catalina Bar & Grill and Culver City’s The Jazz Bakery.
Jules recently found herself not only on the cover of the L.A. Jazz Scene monthly newspaper, but the subject of an in-depth article by publisher Myrna Daniels. Daniels, in the article, noted that she had seen several singers go on to find great success and predicted, “I think Jules Day will one day belong to that select circle of performers.”
Don Heckman, jazz critic for the Los Angeles Times, reviewed Jules’s Hollywood performance as “having the vibe, the enthusiasm, and the sheer irresistibility of a star in the making.” Heckman wrote, “At 21, Day has the blond and slender look of a youthful Diana Krall, but the resemblance stops there. Unlike Krall, whose vocals have always worked best when they flow from her piano playing, Day is a stand-up singer, intimately immersed in her songs, digging into their inner meaning with a constantly surprising sense of emotive maturity.”
Jules was honored to open the Temecula Smooth Jazz Festival with the enviable position as the only female vocalist on the roster.
When it comes to jazz, this Minneapolis native is the real deal with industry roots that include her grandfather, Kyle Peterson, founding the Twin Cities Jazz Society. "I grew up with jazz musicians popping in and out of the house," remembers Jules, "And the voices of Ella Fitzgerald, Sarah Vaughn, June Christy -- to mention a few -- were a part of my early memories."
Immediately upon graduating from an arts magnate high school in St. Paul, Jules relocated to Los Angeles upon being invited to be a member of an internationally renowned music ensemble. Less than a year later, an offer to record her debut CD was too much to resist and Jules spent the remaining teenage year hard at work inside a recording studio.
As a complete package, Jules seems to have it all, but the ace up her sleeve is her extremely palatable and soulful voice with its flawless pitch, remarkable intonation, and subtle phrasing that can put the most inattentive crowd on the edge of their seats.
_______________________________________________________

Jules Day está creando todo un revuelo mientras se adentra en la escena de jazz de L.A. con una voz y presencia en el escenario que desmienten sus 22 años de edad.
La joven carrera de Jazz de Jules ha experimentado un aumento impresionante con apariciones regulares en las mejores avenidas del jazz de California del sur incluyendo Catalina Barr & Grill y Culiver City’s The Jazz Bakery.
Jules recientemente se encontró a si misma en la portada de L.A. Jazz Scene Monthly. Fue tema de un profundo articulo de Myrna Daniels, la cual comento que había visto varias cantantes triunfar y predijo “yo creo que Jules Day algun día pertenecerá a este selecto circulo de cantantes”
Don Heckman, Crítico de jazz de Los Angeles Times, describió el desempeño de Jules: “tiene la onda, el entusiasmo, y eso irresistible de una estrella en proceso”
“A los 21 años, Day tiene el aspecto de una joven Diana Krall, pero el parecido se detiene alli. A diferencia de Diana Krall, cuya voz siempre ha funcionado mejor mientras toca su piano, Day es una cantante monologuista, inmersa intimamente en sus canciones, escarbando en su significado interior con un sentido constante de madurez emocional”
Jules Day fue Honrada con la apertura del Tecmula Smooth Jazz Festival, teniendo la envidiable posición de la unica cantante femenina en el elenco.
Esta nativa de Minneapolis, tiene raíces en la industria que incluyen a su abuelo Kyle Peterson, que fundo la Twin Cities Jazz Society.
Dice: “yo crecí con el jazz, musicos entrando y saliendo de la casa”
También recuerda Jules: “ y las voces de Ella Fitzegerald, Sara Vaughn, June Cristo (por mencionar algunas) fueron parte de mis primeras memorias”
Inmediatamente luego de graduarse de un instituo de artes en St. Paul, Jules se mudó a Los Angeles luego de ser invitada por un conjunto reconocido internacionalmente.
Menos de un año después, tenía una oferta para grabar un CD "debut". Jules invirtió el resto de su adolescencia trabajando duro en un estudio de grabacion.
Como si fuera un paquete completo, Jules parece tenerlo todo, pero el as bajo la manga es la sabrosa voz con su perfecta afinación, remarcable entonación y sutil fraseado que puede poner al mas atento publico al borde de sus asientos.
(traducción: Actual JAzz)

Web Side: http://www.julieday.org/

20081221

Barbara Bürkle (Germany)


Voices Now - the brussels int. Young Jazz singers - 4Th edition, December 2008


The Winners 2008
First Prize
"Barbara Bürkle" (Germany)

Barbara started her vocal studies at the Academy for Music in Mannheim. Later, she worked with a.o. jazz singers Sheila Jordan, Judy Niemack, Rachel Gould, Norma Winstone. She toured with several bands (England, Italy, South Africa...) with her own quintet. She won in 2007 the “7th International Choral Ensemble Competition” in Taiwan. She recorded “A tribute to Cole Porter” in 2008.-

Link #1: http://www.themusicvillage.com/Pages/program/ProgSINGERS/singers2008s1.html

Link #2: http://www.jazzinbelgium.com/event/id=12866

Link #3: http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewProfile&friendID=275586993

Actual Jazz

20081218

Al Di Meola


Al DiMeola (Jersey City, 22 de julio de 1954), guitarrista estadounidense del actual jazz. DiMeola es uno de los grandes representantes de la fusión jazzística, en su caso tanto con el rock como con las llamadas músicas del mundo, fruto de su interés por otras tradiciones musicales extrañas al ámbito occidental. Es un virtuoso tanto con la guitarra eléctrica como con la acústica.
Algunos datos bio-discográficos DiMeola estudió durante un breve periodo de tiempo en la Berklee School of Music en Boston a comienzos de los años setenta, antes de aceptar en 1974 reemplazar al guitarrista Bill Connors en el grupo de fusión Return to Forever (un grupo que incluía instrumentalistas como el tecladista Chick Corea y el bajista Stanley Clarke). Con su presencia, el grupo obtuvo un gran éxito comercial, con discos como Where Have I Known Before, de 1974; No Mystery, de 1975, y Romantic Warrior de 1976, que llevó a que DiMeola iniciase carrera en solitario.
Su carrera está jalonada brillantes ejemplos de discos de jazz fusión basados en la guitarra: 1976: Land of the Midnight Sun, 1977: Elegant Gypsy y Casino, 1979: Splendido Hotel. Obtuvo gran repercusión musical el trío que formó con otros dos gigantes de la guitarra, John McLaughlin y Paco de Lucía, para grabar en 1980 Friday Night in San Francisco. A lo largo de los años 80 y 90, Di Meola aumentó su prestigio, tocando con artistas como Paul Simon, Jean Luc Ponty, Stanley Jordan, Corea, Clarke, de Lucía, y McLaughlin. Durante los 90, Di Meola se concentró en la guitarra acústica para abordar las llamadas músicas del mundo (World Music).

Discografía

1976: Elegant Gypsy (Columbia)
1976: Land of the Midnight Sun (Columbia)
1977: Casino (Columbia/Legacy)
1979: Splendido Hotel (Columbia)
1980: Friday Night in San Francisco [live] (Columbia)
1981: Electric Rendezvous (Columbia)
1982: Tour De Force: Live (Columbia)
1983: Scenario (Columbia)
1985: Cielo e Terra (EMI)
1985: Soaring Through a Dream (EMI)
1987: Tirami Su (EMI)
1991: Kiss My Axe (Tomato)
1990: DiMeola Plays Piazzolla (Atlantic)
1990: World Sinfonia (Tomato)
1993: Heart of the Immigrants (Mesa)
1994: Orange and Blue (Bluemoon)
1995: The Rite of Strings Colaboración acústica de con Jean Luc Ponty y Stanley Clarke (Gai Saber)
1998: The Infinite Desire (Telarc)
1999: Christmas: Winter Nights (Telarc)
2000: The Grande Passion: World Sinfonia (Telarc)
2002: Flesh on Flesh (Telarc)
2003: Revisited (Fuel 2000)
2006: Al Di Meola and Friends - Vocal Rendezvous
2006: "Consequences of Chaos"

Neville Brothers


Neville Brothers saxophonist Charles Neville has always added an indefinable something to the family ensemble that no one else can provide: not just his intense spiritual vibe and stunning instrumental virtuosity, but even more a level of musical intelligence which both reflects and expands upon his experience as a skilled player in several musical idioms. Charles, the second oldest Neville brother, has the most diverse musical background. His experience on saxophone has included rhythm & blues, funk, jazz, be-bop, popular and even American Indian music. He cites as influences Louis Jordan, Charlie Parker, John Coltrane, Sonny Rollins and Professor Longhair. He is also the only brother that lived away from New Orleans for long periods of time, making places like New York, Memphis and Oregon his home. The Neville Brother most known for his pursuit of Eastern spiritual knowledge is also the family's keeper of the horn. His brothers affectionately refer to him as "The Horn Man". His saxophone solo won him a Grammy in 1989 for his haunting rendition of Healing Chant on the Yellow Moon CD.



Note: Debbie Borgono (Nassau County, NY)

David Torkanowsky



David Torkanowsky
Pianista

20081213

Norma Winstone


Norma Winstone was born in London and first attracted attention in the late sixties when she shared the bill at Ronnie Scott's club with Roland Kirk. Although she began her career singing jazz standards, she became involved in the avant garde movement, exploring the use of the voice in an experimental way and evolving her own wordless approach to improvisation. She joined groups led by Mike Westbrook, Michael Garrick and sang with John Surman, Kenny Wheeler, Michael Gibbs and John Taylor, and worked extensively with many of the major European names and visiting Americans. In 1971 she was voted top singer in the Melody Maker Jazz Poll and subsequently recorded her own album Edge od Time for Decca, which although long deleted has now been re-released as a CD on the Disconforme label.



Norma Ann Winstone MBE (born 23 september 1941, in Bow East London) is a British jazz singer and lyricist. In a career spanning over forty years she is best known for her Wordless improvisations.
Winstone began singing in bands around Dagenham in the early 1960s, before joining Michael Garrick's band in 1968. Her first recording came the following year, with Joe Harriott. She recorded one album under her own name in 1972.
Winstone has worked with most of her peers in British jazz including Garrick, Mike Westbrook and her former husband, the pianist John aylor. With Taylor and trumpeter Kenny Wheeler she has performed and recorded three albums for ECM as a member of the trio Azimuth between 1977 and 1980. In addition she made an album with the American pianist Jimmy Rowles (Well Kept Secret, 1993).
Norma Winstone was awarded the MBE in the Queen's Birthday Honours of 2007 for her services to Music.




Kate McGarry


“I’ve always been drawn to the space of silence between the notes. It’s in the silence that the secrets of songs reveal themselves.” – Kate McGarry Born into a large, musical family in Hyannis, Massachusetts, Kate began making music at an early age. She and her nine siblings would put on talent shows for their parents, playing and singing together at every opportunity. “We befriended the musicians,” says Kate. “We would go as a family to hear them and sing along. Hearing live music as a child was as important to me as anything in my life. I never considered doing any other work than singing. To my family, music was one of the healing arts. It was just as good as being a doctor.”Kate’s early musical inspiration came in the form of the Beatles, the Mills Brothers, Earth Wind & Fire, and the Celtic music she would hear at the local Irish pub. But then she heard Bill Evans and Keith Jarrett, and her life’s calling became obvious. “The chord and harmonic structures were mysterious and beautiful…It made so much sense to me.” A degree in African American music and studies with Archie Shepp soon followed.Success came quickly after graduation, with a move to the West Coast bringing gigs with Clark Terry and Hank Jones at the Monterey Jazz Festival and regular hits at such venerated venues as Catalina’s, the Jazz Bakery, and Le Café. In the vicinity of Hollywood, she also did some vocals for film and commercials, including tracks for Imax Films, the Sony Pictures release Caught and the title track for Boiling Point. But Kate’s spiritual nature and need to explore precipitated her next move back to the East Coast and a three year stint studying and teaching at an ashram in upstate New York.

Kate’s independently released 1992 debut recording, Easy To Love, an album of standards, earned her the attention of Music Magazine, who called her: “…a strong improviser who shows taste and restraint worthy of the most mature jazz singer.” But it was a move to New York City in 1999 that kick-started her singing and songwriting career. Her sophomore release Show Me (2001) was picked up by the lauded Palmetto label in 2003, earning her the distinction of being the first and only vocalist signed by the label. Her 2004 wedding to guitarist Keith Ganz inspired a change from an organ combo to a more roots-oriented, acoustic guitar-centric sound that perfectly combined Kate’s influences and inspirations. The resulting project Mercy Streets (Pametto, 2005) was hailed by All Music Guide as a release that “seamlessly combines music from many disparate sources into a cohesive, emotional experience (and) bridges the sonic chasm between folk-pop and jazz.”

Throughout 2005, there was mounting evidence of Kate McGarry’s expanding palette. In addition to releasing Mercy Streets, she toured with acclaimed pianist Fred Hersch and master vocalist Kurt Elling, performing Hersch’s song cycle, Leaves of Grass, a setting of Walt Whitman’s poetry to music. The project earned Hersch a Guggenheim Award, and the ensemble performed “Leaves of Grass” to a sold out audience at Carnegie Hall in March 2005. Kate can also be seen on Chick Corea’s 2005 DVD, Rendezvous, in an impromptu performance of “Smile” with Bobby McFerrin during Corea’s 60th birthday celebration at the Blue Note. Also in 2005, Kate performed over 50 concerts of The Different Moods of the Blues as a Lincoln Center Institute touring artist. 2006 brought fruitful collaborations with Grammy Award winning composer and bandleader Maria Schneider and New York’s Jazz Tap Ensemble and an appearance on Dee Dee Bridgewater’s NPR show, Jazz Set.With the release of 2007’s The Target, there was a sense that Kate had truly arrived. An NPR All Things Considered profile and New York Times review brought the magic of Kate McGarry to a whole new – and very receptive – audience. The record reached #1 on the national jazz charts." Michael McCall of Nashville Scene raved: "McGarry embraces jazz's freedom yet points the genre toward a future that's as fresh and thrilling as its past."

Things Considered profile and New York Times review brought the magic of Kate McGarry to a whole new – and very receptive – audience. The record reached #1 on the national jazz charts." Michael McCall of Nashville Scene raved: "McGarry embraces jazz's freedom yet points the genre toward a future that's as fresh and thrilling as its past."In September of 2007, Kate was invited to join the faculty of Manhattan School of Music. “My challenge there has been to bring what I know and value about the jazz tradition to the education world,” says Kate. “The trick is to teach what you know and be who you are. Being your authentic self is the only way to go.” Other current projects include singing with Grammy nominee Donny McCaslin, a guest spot (with Eartha Kitt and Jon Hendricks) on the hit children’s’ TV show Wonder Pets, and writing, recording and producing (with Ganz) 63 children’s songs for the Heinle Picture Dictionary For Children - an international ESL release. You can also catch Kate with vocal jazz super group MOSS, featuring her friends Peter Eldridge, Theo Bleckmann, Lauren Kinhan and Luciana Souza.If Less Is More…Nothing Is Everything (2008, Palmetto) finds Kate in a joyful, albeit introspective mood, covering everything from Jobim to The Cars, with a few originals (including a tender e.e. cummings poem set to music) rounding out the project. “I feel like I am a teenager, graduating from high school…just waking up...hatching. My experiences in life, my love of music and my spiritual pursuits are all converging, and the boundaries are fading away. Everything is coming together, and I am feeling very free.”

Web Side: http://www.katemcgarry.com/
__________________________________________________
Kate McGarry es una de las cantantes de jazz que durante los últimos tiempos ha sorprendido tanto al público como a la crítica. Publicaciones de prestigio como Billboard Magazine, Los Angeles Times o The Washington Post, has visto en ella una nueva y talentosa voz en la escena del jazz actual. Sus actuaciones en directo y su interesante discografía editada por el sello Palmetto Records han aportado a esta artista el reconocimiento de los aficionados y excelentes consideraciones por parte de la crítica especializada.
La versatilidad de su voz y su profundo conocimiento de distintas tendencias musicales son aspectos que han fructificado en un estilo propio donde se encuentran estéticas sonoras que van desde el jazz, folk, música brasileña y algunos matices celtas. Se trata pues de un mestizaje sonoro rico en ingredientes donde la improvisación y los elementos distintivos del jazz tienen el papel más importante.
Reconocida por sus habilidades para reinvitar la música que le resulta más familiar con perspectivas audaces y singulares, sus conciertos suelen ser toda una celebración musical llena de sorprendes viajes sonoros.
________________________________________________

20081212

THE 51ST ANNUAL GRAMMY AWARDS NOMINATIONS LIST

For recordings released during the Eligibility YearOctober 1, 2007 through September 30, 2008Note: More or less than 5 nominations in a category is the result of ties.
*
Jazz
.
Best Contemporary Jazz Album (For albums containing 51% or more playing time of INSTRUMENTAL tracks.)

+ Randy In Brasil - Randy Brecker
+ Floating Point - John McLaughlin
+ Cannon Re-Loaded: All-Star Celebration Of Cannonball Adderley (Various Artists) - Gregg Field & Tom Scott, producers
+ Miles From India - (Various Artists) Bob Belden, producer
+ Lifecycle - Yellowjackets Featuring Mike Stern
.
.
Best Jazz Vocal Album (For albums containing 51% or more playing time of VOCAL tracks.)

+ Imagina: Songs Of Brasil - Karrin Allyson
(http://actualjazz.blogspot.com/2008/11/karrin-allyson.html)
+ Breakfast On The Morning Tram - Stacey Kent
(http://actualjazz.blogspot.com/2008/11/neoyorkina-de-nacimiento-y-licenciada.html)
+ If Less Is More...Nothing Is Everything - Kate McGarry
( http://actualjazz.blogspot.com/2008/12/kate-mcgarry.html)
+ Loverly - Cassandra Wilson
(http://actualjazz.blogspot.com/2008/10/natasha-anne-bedingfield-nacida-en.html)
+ Distances - Norma Winstone (Glauco Venier & Klaus Gesing)
.
.
Best Jazz Instrumental Solo (For an instrumental jazz solo performance. Two equal performers on one recording may be eligible as one entry. If the soloist listed appears on a recording billed to another artist, the latter's name is in parenthesis for identification. Singles or Tracks only.)

+ Be-Bop - Terence Blanchard, soloist
Track from: Live At The 2007 Monterey Jazz Festival (Monterey Jazz Festival 50th Anniversary All-Stars)
+ Seven Steps To Heaven - Till Brönner, soloist
Track from: The Standard (Take 6)
+ Waltz For Debby - Gary Burton & Chick Corea, soloists
Track from: The New Crystal Silence
+ Son Of Thirteen -Pat Metheny, soloist
Track from: Day Trip
+ Be-Bop - James Moody, soloist
Track from: Live At The 2007 Monterey Jazz Festival (Monterey Jazz Festival 50th Anniversary All-Stars)
.
.
Best Jazz Instrumental Album, Individual or Group (For albums containing 51% or more playing time of INSTRUMENTAL tracks.)

+ The New Crystal Silence - Chick Corea & Gary Burton
+ History, Mystery - Bill Frisell
+ Brad Mehldau Trio: Live - Brad Mehldau Trio
+ Day Trip - Pat Metheny With Christian McBride & Antonio Sanchez
+ Standards - Alan Pasqua, Dave Carpenter & Peter Erskine Trio
.
.
Best Large Jazz Ensemble Album (For large jazz ensembles, including big band sounds. Albums must contain 51% or more INSTRUMENTAL tracks.)

+ Appearing Nightly - Carla Bley And Her Remarkable Big Band
+ Act Your Age - Gordon Goodwin's Big Phat Band
+ Symphonica - Joe Lovano With WDR Big Band & Rundfunk Orchestra
+ Blauklang - Vince Mendoza
+ Monday Night Live At The Village Vanguard - The Vanguard Jazz Orchestra
.
.
Best Latin Jazz Album (Vocal or Instrumental.)

+ Afro Bop Alliance - Caribbean Jazz Project
+ The Latin Side Of Wayne Shorter - Conrad Herwig & The Latin Side Band
+ Song For Chico - Arturo O'Farrill & The Afro-Latin Jazz Orchestra
+ Nouveau Latino - Nestor Torres
+ Marooned/Aislado - Papo Vázquez The Mighty Pirates
________________________________________________

Gonzalo Rubalcaba

Gonzalo Rubalcaba (nacido el 27 de mayo de 1963 en La Habana, Cuba) es uno de los más importantes pianistas del jazz actual. Virtuoso instrumentista y prolífico compositor, fusiona la música cubana con influencias americanas en un poderoso e innovativo híbrido musical. En su música se siente permanentemente la impronta de la cubanía elevada a categoría de lenguaje universal.
Conocido por su gran habilidad en el piano desde los 1990s, sus más recientes trabajos han mostrado una madurez más abierta. Rubalcaba es, sin discusión, uno de los más importantes pianistas de jazz vivos en la actualidad. Aunque no estuvo motivado en razones políticas, emigró y vivió algunos años en la República Dominicana para más tarde fijar sus residencia definitiva en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos de América.
Biografía (http://www.apoloybaco.com/)

Discografía

Concierto Negro (1987)
Mi Gran Pasion (1987)
Live in Havana (1989)
Giraldilla (1990)
Discovery: Live at Montreux (1990)
The Blessing (1991)
Images: Live at Mt. Fuji (1991)
Suite 4 y 20 (1992)
Rapsodia (1992)
Imagine (1993)
Diz (1993)
Concatenacion (1995)
Flying Colors (1997)
Antiguo (1998)
Inner Voyage (1999)
Supernova (2001)
Inicio (2001)
Nocturne (2001)
Paseo (2004)
Land of the Sun (2004)
Solo (2006)
Avatar (2008)
Fé (2010)
XXI Century (2011)
Volcan (2013)
Live Faith (2014)
Suite Caminos (2015)





Gonzalo Rubalcaba - Official Website: http://www.g-rubalcaba.com/

Actualizado por Actual Jazz diciembre 2015

20081207

Holly Cole

Holly Cole (born November 25, 1963 in Halifax, Nova Scotia) is a Canadian jazz singer, particularly popular in Canada and Japan for her versatile voice and her adventurous repertoire, which spans such divergent genres as show tunes, rock, and country music. In 1983, she travelled to Toronto to seek a musical career. In 1986, she founded a trio with bassist David Piltch and pianist Aaron Davis. Offered a record deal in 1989, the Holly Cole Trio released an EP, Christmas Blues, that year, which featured a striking version of The Pretenders' "2,000 Miles". This was followed by their first full album, Girl Talk, in 1990. A succession of releases through the early 90s fleshed out the trio's musical daring. For example, 1991's Blame It On My Youth, covers songs by Tom Waits ("Purple Avenue", aka "Empty Pockets"), Lyle Lovett ("God Will"), includes show tunes such as "If I Were a Bell" (from Guys and Dolls) and "On the Street Where You Live" (from My Fair Lady), and even remakes "Trust In Me", a silly song from Disney's The Jungle Book, into a sultry and sinister song of seduction. Also recorded in this period was a remarkable reinterpretation of Elvis Costello's "Alison". Following 1993's Don't Smoke In Bed, the trio took on its most audacious effort, a CD entirely of songs by Tom Waits, called Temptation. This 1995 release also dropped the "Trio" from the label. Cole next went into a two-album flirtation with pop music, perhaps keeping with the "diva" fad of the late 90s. These albums, Dark Dear Heart (1997) and Romantically Helpless (2000) veered further from jazz by introducing pop elements to Cole's sound. In 2001, she returned to the Christmas Jazz roots of her first CD with Baby It's Cold Outside, which included such should-be classics as "Christmas Time is Here" (from A Charlie Brown Christmas), "Santa Baby", and the title track. Swapping cold for hot, she moved to a Summer theme in 2003's Shade, this time reinterpreting Cole Porter ("Too Darn Hot"), Irving Berlin ("Heatwave"), and The Beach Boys' Brian Wilson ("God Only Knows"). Cole's latest album, Holly Cole (originally entitled This House Is Haunted) is scheduled for release in February 2007. Cole tours frequently, particularly around the holiday season, in Canada. She was also a part of the 1999 Lilith Fair tour.
___________________________________________________


Holly Cole nació en Halifax, Nueva Escocia, Canadá, en 1963. Estudió piano en el Berkelee College of Music, de Boston, y pronto se decidió a ser cantante y compositora. Comenzó a grabar canciones influenciada por artistas como Betty Carter y Billie Holiday. Cole se convirtió en un nombre familiar con el trío Holly Cole, integrado también por el pianista Aaron Davis y el bajista David Piltch. En el año 2000 lanzaron su ambicioso álbum «Romantically Helpless». Publicaron doce intensas canciones, incluyendo entre ellas «Dedicated To The One I Love», «That Old Black Magic» y «Come Fly With Me».

Herbie Hancock (Pianista)



Herbie Hancock
(Chicago, 12 de febrero de 1940), pianista, teclista y compositor estadounidense del actual jazz. Excepto free jazz, ha tocado prácticamente todos los estilos jazzísticos surgidos tras el bebot: hard bop, fusión, jazz modal, funk jazz, jazz electrónico, etc.; en 2005 publicó el disco Possibilities, en el que se aproxima también a la música de baile.

20081205

Músicos Uruguayos

Hugo Fattoruso: Teclados (piano)

Osvaldo fattoruso: Batería (drums)

Leonardo Amuedo: Guitarra (guitar)

Daniel Maz: Bajo (bass)

20081204

CELIA MUR


Cantante de formación clásica, siempre estuvo animada por su padre, el compositor y guitarrista flamenco, Antonio Fernández de Moya. Fue alumna de la soprano lírica Maryan Bryfdir durante seis años en el Centro de Arte Lírico de Granada. Superó las pruebas de canto de 5º grado de la Associated Board of The Royal Schools of Music del Reino Unido. Entre 1989 y 1995 comenzó la primera etapa formativa y profesional en el universo del jazz de Celia Mur, dedicándose de forma exclusiva a ese lenguaje, a sus músicas afines y al estudio de la voz como instrumento.

Para perfeccionar sus estudios en el canto jazzistico, se inscribió como alumna en varios seminarios internacionales en Valencia,Sevilla y Castellón, teniendo como profesorado a músicos y cantantes importantes del mundo del jazz, entre ellos: Sheila Jordan, Perico Sambeat, Paolo Fresu, Javier Colina, Marc Miralta, Mark Turner o Jorge Pardo. Más adelante y como consecuencia de esa experiencia docente, fue profesora de canto en los seminarios del Palau de la Música de Valencia, en el de Motril y en el de la villa de la Zubia. Asimismo fue Jefa del departamento de canto en las escuelas Duetto de Valencia, durante 2001 y 2002 y en la Escuela de Jorge Lario "L' espai musical" y posteriormente en la escuela de música moderna y Jazz del contrabajista Mario Rossy, en Valencia.

Celia Mur es una de las cantantes de jazz mas interesantes de la generación actual en España. Su primer disco a su nombre, el magnifico "Footprints", dejó un grato recuerdo cuando los aficionados al jazz comprobaron la calidad de su canto improvisado a la manera habitual del scat. Su segundo disco "Las flores de mi vida" (Satchmo record 2003) es un recorrido intimista por aquellas canciones que a lo largo de su vida significaron algo para ella y cantadas en clave de jazz. Un disco que está guardado cariñosamente en mi colección firmado por el puño y letra de la cantante cuando Celia vino a Sevilla a actuar en el Teatro de San José de la Rinconada junto al magnifico pianista valenciano, Ricardo Belda.

Su actividad en los ultimos años es incesante y ha cantado con importantes músicos españoles y extranjeros. Cabe destacar su actuación en el marco del Festival de Jazz de Granada de 2004, cuando formando parte de la bigband granadina, actuó junto al saxofonista alto, Benny Golson, en una noche de jazz inolvidable. Sus actuaciones a lo largo ya ancho de la geografía española son muy frecuentes en clubes (Jamboree de Barcelona o Calle 54 de Madrid o Secadero de Granada); Festivales de Jazz (Almuñecar Calpe, Terrassa y Granada) y en otros tipos de eventos. Celia Mur, pues, tiene por delante un enorme futuro y con un poco de suerte será una cantante importante de jazz en este tercer milenio.

20081203

Atilia


Meet Atilia, a rising star from Malaysia, that stunned many people at Java Jazz 2008 with her great performance. Atilia is set to be the next crooners in Malaysia. She has crisp husky voice that sounds very beautiful. Her mom, Salamiah Hassan is not a stranger for Malaysians, one of the most renowned jazz and evergreen singers in the country.
Does the fact give her some advantages or setbacks? “No one wants to be the shadows of another.But with my mum, I take it as a blessing and priviledge. After all, without her, where would I be now?” she said. “She was my drive, my catalyst, my support and the shoulder that I cry on when I need to bawl out. In all, no one can have a better best friend than what I have with my mum.”
Born in the southern state of Johor, and grew up in Kuala Lumpur, Atilia feels complete support from her family. That boost up her confidence in creating some of the finest melodies in Malaysia. The evident is revealed in her debut album, “Sangkar” that has launched in March 2007 and marketed domestically in June 2007 in Malaysia.
Link CD:

George Benson


George Benson (Pittsburgh, 22 de marzo de 1943) es un guitarrista estadounidense de jazz; ha hecho también algunas exitosas aportaciones al jazz vocal (su voz es grave y su canto similar en su manierismo al de artistas como Stevie Wondwr y Donny Hathaway). Se trata de uno de los artistas de jazz más populares de las últimas décadas, habiendo recibido además encendidos elogios por parte de la crítica.
Niño virtuoso de la guitarra, grabó su primer single "It should have been me" a la edad de los 10 años. Su música ha abarcado tanto el swing y el bop como el hard bop, el quiet storm y la fusión del jazz con el pop y el soul; en Benson se pueden reconocer las influencias de Charlie Christian y Wes Montgomery. Es un guitarrista con un gran dominio de la velocidad de ejecución y del swing.
Benson comenzó su carrera artística como cantante, actuando en nightclubs a los ocho años y grabando cuatro caras para el sello X de RCA en 1954; formó también una banda de rock a los 17 en la que ya tocaba la guitarra. Su audición de las grabaciones de Christian, Montgomery y Charlie Parker le llevaron a interesarse en el jazz y, hacia 1962, empezó a tocar en la banda de Brother Jack McDuff. Tras formar su grupo en 1965, Benson grabó dos discos de soul jazz y hard bop para Columbia y colaboró en otros discos con artistas como Miles Davis, en Miles in the Sky. Firmó con Verve en 1967 y, tras la muerte de Montgomery, el productor Creed Taylor le hizo grabar con grandes conjuntos en A&M (1968-1969) y CTI (1971-1976).
Estos discos le convirtieron en una estella dentro del mundo del jazz, popularmente empezó a adquirir resonancia tras prodigarse más en lo vocal tras firmar con Warner Bros. en 1976. Su primer disco para esta compañía, Breezin', se convirtió en un éxito gracias a su solo vocal en la canción "This Masquerade" lo que le llevó a frecuentar la fusión con el pop, cuya culminación fue el disco producido por Quincy Jones, Give Me the Night (1980). Durante los ochenta frecuentó material comercial dejando su guitarra únicamente como acompañamiento. A finales de los ochenta, volvió a terrenos jazzísticos grabando un disco de estándares, Tenderly, y otro con la banda de Basie, en los que su guitarra volvió a tener protagonismo. Su oscilación entre el jazz y el pop ha sido frecuente desde entonces....

20081202

Al Jarreau

Jarreau (Milwaukee, Wisconsin, 1940) lleva muchos años en el mundo de la música y está en posesión de varios Grammys, como el que obtuvo en 1977 al mejor cantante de jazz, en 1982 al de pop y en 1993, al de rhythm and blues. La ilusión de su vida es la de pertenecer a una big band, hacer duetos con bajistas o pianistas y trabajar con una orquesta sinfónica en un disco cuyo tema central es la leyenda sobre un dios indio, y todo lo ha conseguido. La única opinión negativa que ha salido de su boca, respecto a lo que música se refiere, es hacia el rap. Llego a declarar que era una desgracia para la música negra, ya que su único baremo es el éxito. "El rap no es mi terreno. Puedo tomar prestadas cosas de su música pero discrepo con el tipo de mensajes que lanza. Si lo llegara a hacer sería con mucho cuidado. Y es que no me importaría tener un gran éxito comercial, de hecho lo quiero tener, pero no haría ciertas cosas para conseguirlo". Su trece primeros álbumes, hasta "Tenderness" incluido, se realizaron bajo la misma discográfica, con la que llevaba trabajando más de veinte años. Veinte años "muy positivos" hasta que "llegó el momento de seguir mi propio camino. Al final he encontrado una nueva familia, formada por algunos directivos de la antigua compañía, por lo que es como volver al seno de la vieja familia". Reconoce haber hecho todos los estilos que había soñado, y sobre sus influencias a la hora de empezar a cantar nombra desde a Bob Dylan o los Beatles, como a Jon Hendricks, Nat King Cole, Ella Fitzgeral, Joni Mitchell, clásicos como Bach o el cantautor francés Leo Ferré.
(born April 12, 1940 in Milwaukee, Wisconsin) is a jazz, pop, and R&B musician
Discografía:
Bajar por RapidShare en

20081201

David Grusin

Para comenzar diciembre he elegido esta Big Band. (Motivado por un pedido que he recibido desde Toronto). GRP All-Star Big Band es una maravillosa agrupación que reúne a varios de los mejores músicos de jazz.El video que aqui les presento (http://es.youtube.com) fue realizado en Japón (“Manteca” - Live In Japan 1993) Músicos:John Patitucci (contrabajo), Dave Weckl (batería), Randy Brecker (trompetista, hermano del recientemente desaparecido Michael Brecker), Arturo Sandoval Trumpet, Flugelhorn Bob Mintzer Arranger, Clarinet (Bass), Sax (Soprano), Sax (Tenor) Byron Stripling Trumpet, Flugelhorn Chuck Findley Trumpet, Flugelhorn Dave Grusin Piano, Arranger, Performer, Executive Producer Eddie Daniels Clarinet, Arranger Eric Marienthal Sax (Alto), Sax (Soprano) Ernie Watts Sax (Soprano), Sax (Tenor) Gary Burton Vibraphone George Bohannon Trombone Nelson Rangell Flute, Sax (Alto), Sax (Soprano) Phillip Bent Flute Russell Ferrante Piano Tom Scott Arranger, Director, Leader, Sax (Baritone), Sax (Soprano),Sax (Tenor), Bandleader, Orchestration, Horn Arrangements Todos los temas pueden ser bajados por RapidShare en las siguientes direcciónes:
1. Oleo [Live In Japan 1993]7:39 2. My Man's Gone Now [Live In Japan 1993]7:04 3. Sing, Sing, Sing [Live In Japan 1993]6:58 4. Manteca [Live Japan 1993]7:33 5. Blues For Howard [Live In Japan 1993]8:29 6. Cherokee [Live In Japan 1993]5:08 7. Blue Train [Live In Japan 1993]4:40 8. 'S Wonderful [Live In Japan 1993]6:30 9. Sister Sadie [Live In Japan 1993]7:00 10. GRP Band Introduction / Dave Grusin [Live In Japan 1993]2:41

20081128

Viktoria Tolstoy (2008)

Viktoria Tolstoy Nació en Sigtuna, Suecia el 29 de julio de 1974. Es una cantante sueca de jazz. Es hija del también musico Erik Kjellberg, y tataranieta del famoso escritor ruso León Tolstoy.

Discography 1994 – Smile, Love and Spices

  • 1996 – För Älskad
  • 1997 – White Russian
  • 2001 – Blame It On My Youth
  • 2004 – Shining on You Richard Spencer
  • 2005 – My Swedish Heart
  • 2006 – Pictures Of Me
  • 2008 – My Russian Soul


Viktoria Tolstoy is a highly celebrated and respected international jazz vocalist and her numerous success stories are all a product of this explosive natural supertalent. Viktoria has never taken a single singing class thus she also owns that little perfect difference that delivers her clearly strong and wonderfully untamed, vibrant sound. She'll capture the moment on any given occasion and will outperform herself from one grand evening to the next.Viktoria reaches all the way and her colorful, spontaneous persona will by all means make one forget to breathe for not only a short moment. Viktoria is already on the very top, yet once again aiming up.Viktoria has been saluted by media wherever she has landed since she first grabbed that microphone, and rest assure, this show will go on. We suggest you buckle up. Expect a lot.

Laura Simó



Se inicia profesionalmente en la música con el grupo Pianogrosso (dueto de piano y voz). En 1987 se edita el disco de standards titulado Bliss. Al año siguiente crea su propio grupo: Laura Simó & Conrad Setó Sound con Lluís Atance al bajo y David Simó a la batería. En octubre de 1988, el grupo representa a España en la categoría de jazz, dentro del Festival Mars International, en París. A partir de ese año empieza a trabajar regularmente con el pianista Lucky Guri, y también con Francesc Burrull. Graba dos temas del disco: Jazz al Drag. Vol 1 en la mítica Cova del Drac, con los músicos de la casa, liderados por el trompetista Arnau Boix.
En 1989 lleva a los escenarios el espectáculo: Breviari d'amor de la mano de Jordi Sabatés y su quinteto de cámara. Es una recopilación de canciones de trovadores provenzales de los siglos XI y XII, musicadas por Jordi Sabatés. Al año siguiente, Juan Carlos Calderón la invita a realizar diversos conciertos con su Big Band. El más destacado tuvo lugar en la clausura de los festivales de verano de la Plaza Porticada de Santander. Realiza diversas actuaciones con el trío de jazz formado por: Albert Bover al piano, Guillermo Prats al contrabajo y David Xirgu a la batería.
En 1993 participa en el concierto de jazz: Euroring 93 en el Palau de la Música Catalana de Barcelona, a cargo de la Big Band de Barcelona dirigida por Francesc Burrull, y Laura Simó actúa en representación de Catalunya Radio, organizadora del acto. Laura Simó y Carme Canela forman el grupo: Estamos Reunidas, con Joan Vinyals a la guitarra, Xavi Ibáñez a los teclados, David Simó a la batería e Ignasi Zamora al bajo eléctrico. Ése mismo año el añorado Tete Montoliu la escoge como vocalista de su trío, y junto con Horacio Fumero y Peer Wiboris, actúan por diferentes capitales españolas. También entra a formar parte de la Big Band de John Dubuclet. En 1995 forma el grupo Laura Simó Sextet, con Francesc Capella a los teclados, Jordi Portaz al bajo, David Simó a la batería, Menno Mariën al saxo y Joan Vinyals a la guitarra, interpretando temas de compositores de diferentes estilos y épocas dentro del mundo del jazz.
En 1996 para celebrar el centenario del nacimiento del cine, Laura Simó forma un dúo con Joan Vinyals y presentan el espectáculo: Jazz en el Cine, que es una selección de temas de películas y musicales de Broadway, entre los años 40 hasta los 80. En el mes de junio de ése año se graba en directo en el club Jamboree de Barcelona el disco: "The Best is yet to come" del sexteto de Laura Simó, con arreglos de Joan Vinyals y Francesc Capella. Al año siguiente, el mismo sexteto presenta su trabajo por varias capitales españolas y realiza varios conciertos con el trío de Tete Montoliu. En 1998 graba un nuevo disco junto a Joan Vinyals y Horacio Fumero al que titulan: Laura de cine, my favourite things grabado en los estudios Gemecs de Premià de Mar. Por tercer año consecutivo, Laura Simó actúa en el Jamboree durante la semana de Navidad, y para esta ocasión, monta un monográfico sobre Stevie Wonder, acompañada por Xavi Ibáñez, Jordi Portaz, David Simó y Joan Vinyals.
En el año 2000, vuelve a reunirse con Carme Canela, esta vez con un trío de jazz y presentan su trabajo dentro del Festival de Jazz de Terrassa; en Tortosa, acompañadas por la Acadèmic Big Band y en el Festival de Jazz de Lugo. Al mismo tiempo continua presentando su espectáculo dedicado al cine y el 2 de noviembre canta en el Auditori de Barcelona, acompañada por la OBC, temas del compositor alemán Wilhein Gross. En diciembre presenta en la sala Luz de Gas de Barcelona, dentro del Festival de Jazz de Barcelona, su nuevo espectáculo: "Laura Simó: De Cine europeo", acompañada de la formación Ensemble de Bellaterra, dirigido por el saxofonista Eladio Reinón. En septiembre de 2002 inaugura el 50 Festival de Cine de San Sebastián y en el 2003 monta el espectáculo "Cançons de Joan Manuel Serrat" con el pianista Francesc Burrull. Participa en el Festival Donem una oportunitat a la pau en Barcelona, cantando junto a Carmen Canela el tema: We can work it out, ante más de 35.000 personas, compartiendo escenario con Javier Gurruchaga, Paco Ibáñez, Nass Marrakech, Luis Pastor, Jabier Muguruza, entre otros. En junio aparece en el mercado un nuevo disco titulado: Senza fine, editado por Satchmo Records.
En 2004 forma el grupo: "Laura Simó & Francesc Capella Trío" actuando en diferentes festivales de jazz, rodando el espectáculo que próximamente se convertirá en un trabajo discográfico. Apartándose del mundo musical, lleva íntegramente la producción de un programa de la televisión estatal suiza, sobre la ciudad de Barcelona y personajes que forman parte de ella, como: Ferran Adrià, Jaume Tresserra, Custo Dalmau, Alfonso Vilallonga, o Rosa Gil, entre otros. Incorpora un nuevo miembro al grupo de cine americano, el saxofonista Víctor de Diego. El pianista y Compositor Joan Monné, la elige para dar un concierto en el Teatro Foment de Molins de Rei, cantando con la Drop Big Band que él mismo dirige y con la coral Quòdlibet.
Ése mismo año y en octubre comienza la colaboración con Albert Guinovart, Laura Simó y la Orquesta Sinfónica del Vallés, dirigida por Edmon Colomer, para ofrecer un espectáculo de musicales americanos y catalanes de Guinovart, arreglados por él mismo. Las actuaciones tienen lugar en el Teatro de la Farándula de Sabadell, en la Sinfónica de la misma ciudad y en el Palau de la Música Catalana y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Estuvo trabajando posteriormente en Alemania ofreciendo en 2005 una Masterclass Workshop y actuar con el grupo de jazz alemán Marcus Horn trío. Laura Simó actualmente continua su exitosa carrera profesional siendo una de las grandes cantantes de jazz contemporáneas de España.
En 2007 se edita el disco Laura Simó & Francesc Burrull interpreten Serrat, editado por Stres Music, en el que graban el espectáculo que venían realizando conjuntamente la cantante y el prestigioso pianista catalán durante los últimos años, interpretando versiones de canciones de Joan Manuel Serrat: Lucía, Me´n vaig a peu, No hago otra cosa que pensar en ti, Del pasado efímero, Llanto y coplas, Barquito de papel, El meu carrer, Conillet de vellut, Tio Alberto, Perquè la gent s´avorreix tant? y Mediterráneo.

Sidsel Endresen





Sidsel Endresen (nacida el 19 de junio 19 de 1952 en Noruega) es una cantante de jazz. Ha trabajado en géneros musicales diversos aparte del jazz, incluyendo música clásica contemporánea y "performances" multimediales, colaborado con poetas noruegos y trabajado extensivamente la voz como instrumento solista.
Entre los años 1981 y 1987, Sidsel trabajó como cantante y co-escritora del "Jon Eberson Group". Juntos hicieron cinco CDs y ganaron dos premios "Grammy" noruegos.
El año 1989 Sidsel firmó para el sello ECM donde hizo 2 CDs como solista, "So I Write" (1990) y "Exile" (1994), que le significaron reconocimiento internacional. Ambos CDs contaron con la colaboración de Django Bates, Jon Christensen y Nils Petter Molvaer y "Exile" además con David Darling y Bugge Wesseltoft.
El año 1993, a duo con el tecladista Bugge Wesseltoft, realizaron 2 CDs - "Nightsong" y "Duplex Ride", ambos Curling Legs/ACT. "Duplex Ride" ganó el "Grammy" noruego el año 1998.
Desde 1995 a 1999 hizo el trío de voces improvisadas ESE junto a Elin Rosseland y Eldbjørg Raknes. El trío escribió piezas comisionadas para el festival europero Vossa Jazz el año 1996, NRK el 1997 y realizó el CD "GACK" (Jazzland/Kemistri 1999).
En el 1999, colaboró con el compositor Rolf Wallin como solista y co-compositora en la opera de una mujer "Lautleben" (interpretada en Ultima 1999, Festspillene i Bergen 2000, Stockholm 2001 y en UK, 2001).
El 2000 escribió la música para el film de Rumi Langun "Expedition".
Años 2000 a 2002: dirige el proyecto "Undertow" (Jazzland Rec. 2000) junto a Audun Kleive, Patrick Shaw Iversen, Roger Ludvigsen, Bugge Wesseltoft y Nils Petter Molvaer. Tour en Noruega y Europa.
Marzo de 2002: CD en Jazzland/Universal: "Out here. In there.".

20081127

Anne Ducros

A native of the Pas-de-Calais, Anne Ducros began her classical training (musical and vocal) at the conservatory of Boulogne-sur-Mer with Lyne Durian. Then while studying law at the University of Lille, she completed and refined her vocal skills under the tutelage of Yuri Anoff and Maddy Mespley. Afterward she studied baroque music in a course at the University, including Couperin, Twig and Bach. She was first introduced to vocal jazz in 1986. She set up her first jazz quartet with whom she won various international competitions (Prize for best soloist and best vocalist in the festival of jazz in Dunkirk; First prize for soloist and vocalist in the festival of jazz of Vienna in 1989). This growing recognition stimulated her inexhaustible will to sing and she sang at more concerts around France and released her first album of vocal jazz, "Don't You Take a Chance" at JTB in 1989. After this first recording was realized, she returned to the road to tour the festivals (Nice, Nantes, Barcelona, Izmir, Montreal.) During years 1992-1993, she taught vocal jazz at the ARPEJ in Paris and since 1994 she has been the manager of Prelude, first school of vocal jazz in Paris.
In 1995, Ducros participated in the recording of Friday 14 with Lugi Trussardi and added her voice to several songs on the album, published by Elabeth. With Gordon Beck, Sal la Rocca, Bruno Castellucci and Didier Lockwood, she Ducros recorded Purple Songs, published in 2001 by Dreyfus Jazz. For this album, Ducros was awarded by the Academy of the Jazz with the Billie Holiday Award in December 2001. This new award would not be her last, because in April 2002, the "Django d'Or/Victoires de la musique" awarded her with the prize of vocal artist of the year.Her cover of the song "Taking a Chance on Love" was used in the 2005 Chanel Chance perfume commercials.

20081126

Lizz Wright




Su padre era predicador y su madre cantaba gospel en las misas. Sus comienzos fueron, en consecuencia, el canto en la Iglesia desde que tenía seis años. Junto a sus dos hermanos formaban un trío vocal que acompañaba al padre cuando predicaba. Con catorce años aprendió sola a tocar el piano para ayudar a su padre en la iglesia. Entró en la Universidad Georgia State de Atlanta para cursar interpretación musical, pero lo dejó pronto, por que había poca formación jazzistica y sus enseñanzas estaban enfocadas al canto clásico. Empezó a participar en jam sessions y fue invitada a unirse a un grupo de Atlanta llamado In The Spirit, que alcanzó una cierta relevancia. Todos los críticos destacaban sobre todo la personalidad de Lizz, como hizo Howard Reich en The Chicago Tribune. La fama de Lizz fue creciendo y así le llegó la oportunidad de firmar un contrato con el sello Verve.
El 11 de julio de 2002, Lizz Wright era otra cantante desconocida en la lista de artistas de un concierto-homenaje a Billie Holiday en el Orchestra Hall de Chicago. Apenas 24 horas después nació una estrella gracias a sus interpretaciones de I Cover the Waterfront y Dont Explain que dejaron al público con lágrimas en los ojos. Una semana más tarde, en otro homenaje a Holiday en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, Wright volvió a adueñarse del espectáculo. La verdadera sorpresa de la noche, según el veterano crítico de jazz de Los Ángeles Times, Don Heckman, fue Lizz Wright en su debut californiano ofreciendo grandes pruebas de su potencial como nueva estrella del jazz. Con un aura de confianza, canta con una madurez articulada que sobrepasa su juventud.
Su debut de 12 canciones para Verve, con el álbum: "Salt", ha sido coproducido por Tommy LaPiuma, presidente de Verve y leyenda de la industria discográfica, el gran batería y compositor Brian Blade y el arreglista Jon Cowherd. En esa mezcla ecléctica de bases del jazz y el pop, con varias composiciones propias (Salt, Blue Rose, Eternity, Fire, Silence), Lizz demuestra que tiene un don único marcado por un fraseado emocionalmente intuitivo. En definitiva una cantante que habrá que observar con detenimiento en los próximos años.


actualización de actual jazz

20081118

Yoshika Kitanami


(Yoshika Kitanami)
- jazz singer -



神戸市出身 同市在住
10代でソウルシンガーの歌を聴き感動し、歌手になる事を志す。
自由自在に声を使って歌いたいとの思いから音楽大学に進学、発声・音楽理論の基礎を学ぶ。大阪音楽大学音楽学部声楽科・同大学大学院オペラ研究室卒業。在学中にはオペラ・ミュージカル等を学ぶ一方、光文社「JJ」読者モデル、神戸シークィーン・代表クィーンとしても活躍した。
2000年にアルバイトでジャズを歌った事をきっかけに、即興演奏の面白さに強く引かれジャズシンガーに転向・大阪でらいぶ活動を始める。
伝統的なジャズヴォーカルスタイルでの表現の追求の一方で日本語の歌やオリジナル楽曲までと、ジャンルにとらわれない幅広いレパートリーを持つ。クラッシックで培った類まれなる歌唱力、ジャズ・フィーリングあふれるスリリングなステージ、伸びやかでソウルフルな歌声で表現する独特のスタイルは同年代の女性やジャズ愛好家まで幅広い層のファンを魅了している。
最近ではライブの好評が口コミで広がり、活動の範囲も東京・横浜・札幌・松江等全国で定期的に演奏活動を行い各地で大きな反響・好評を呼んでいる。今もっとも注目されるジャズシンガーである。
2004年には、第5回神戸ジャズ・ヴォーカル・クィーン・コンテスト優勝。
同年、アメリカ・シアトルのライブハウス JAZZ ALLEYで単独演奏を果たし好評を博した。
2005年には兵庫県から今後の活躍を期待される女性に送られるはなだ賞受賞。

Cassandre McKinley


Cassandre McKinley has never been compared to another famous singer "before her time". Instead, McKinley has enriched her musical surroundings with something honest and refreshing. Her approach to jazz is organic, instinctual and from the heart - most simply describe her as "authentic". Drawing from a diverse group of influences, McKinley has developed a sound and style that is so unique, there's no comparisons. Her voice is a blend that is true "soul" at it's core - a sound that is pure, yet sophisticated and distinctive. Many will tell you that McKinley gives every ounce of herself to the music - and the strength in her vocal performance, while dynamic and clear, leaves one wondering where this seemingly endless reserve of vocal power and prowess comes from.
McKinley grew up 20 minutes outside of Boston. She trained as a singer, dancer and actress at a very young age, but was never extreme in her focus for one or the other. The dance company she studied and performed with kept her well rounded and allowed her frequent trips to Boston and NYC where she could fulfill her passion for the arts. She began working with a vocal coach; Beatrice was a European opera singer who had retired professionally and was teaching students at The Boston Conservatory of Music. McKinley went on to attend the college and formed a special bond with the teacher.
After college, McKinley rooted herself in the city where she spent time cultivating her music skills. She frequented musical venues - listening and absorbing. Occasionally, she would have the opportunity to sit in and sing which lead to a few guest appearances in larger venues (The House of Blues, Ryles Jazz Club). It had become clear to those that had worked with McKinley, to her growing number of local fans, and McKinley herself that Jazz was not only something she had a special knack for - she felt more passion for it than any other style of music.
Her first legitimate jazz gig - McKinley took a leap of faith and asked some of Boston's most well known players to accompany her on the gig. They obliged. From that point on, she would continue building musical relationships that would strenthen her artistically. Dick Johnson (Artie Shaw Orchestra), Herb Pomeroy, Al Vega and a list of local legends - world class performers - all spent time with McKinley with a willingness to advise and educate the young singer. "Friendships like these are a gift - those gentlemen shared thier philosophies with me - they each taught me to trust my instincts". McKinley admits that the jazz form and the art of "improvisation" appeals to her. "I love the freedom that comes with singing jazz - although there is still a form to the music, it can move and bend - it all depends on what's inside the soul and how you happen to apply it".
When asked who her influences are, she answers with a surprising mix. "Dinah Washington, Anita O'Day, Miles Davis, Sam Cooke, Marvin Gaye, Cat Stevens, Ray Charles, Stevie Wonder, Nancy Wilson - even Elvis. Drawing from this diverse group, McKinley has developed a sound and style that is unique to her like leaves on a tree. Her soulful blend is simple, yet sophisticated - true and distinctive.
Cassandre has just released her debut album under the MAXJAZZ label titled TIL TOMORROW - REMEMBERING MARVIN GAYE. In this body of work, McKinley delivers her interpretation of selected music Gaye wrote, co-wrote and performed throughout his career. From inception to execution, McKinley's sensitivity to Gaye's message and her rich, warm sound combine to pull this project far, far away from the ordinary. Creating a genre that just fits between Jazz, Smooth Jazz and R & B, "Til Tomorrow" is a rich exploration into Nu-Jazz and Soul - focusing on the "soul".

Discography

TIL TOMORROW - Remembering Marvin Gaye (2008)
http://rapidshare.com/files/147739792/Cass.rar
BARING THE SOUL (2004)
STAY THE NIGHT (200) Re-release 2008
Right In Front Of You (1999)

ACTUAL JAZZ

ACTUAL JAZZ
2008 - 2022